sábado, 15 de junio de 2013

Pissarro

EL PRIMER IMPRESIONISTA
El Thyssen reivindica la figura de Camille Pissarro como el auténtico fundador del movimiento que después lideró Monet

Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado,8)
Hasta el 15 de septiembre

A Camille Pissarro (1830-1903) le comieron el terreno sus amigos impresionistas, pero el paso de los años y los estudios críticos han otorgado a este pintor "discreto y humilde" tal y como le llamó Cézanne, el título de ser una figura fundamental de ese movimiento artístico que después lideró Claude Monet. Para hacerle justicia y reivindicar el sitio que le corresponde, el Museo Thyssen ha organizado la primera retrospectiva que se dedica en España a este hombre que, en 1873, redactó los estatutos de la cooperativa que organizó las exposiciones del grupo impresionista.

La muestra reúne 79 obras llegadas de todo el mundo que articulan un recorrido cronológico en el que abundan los paisajes de los pueblos donde vivió aunque también están muy bien representadas las escenas urbanas y vistas de París, Londres, Ruán, Dieppe o Le Havre.
"Todos venimos quizá de Pissarro.... Él es el primer impresionista" Con estas palabras, su amigo Cézanne marcaba la importancia que sus consejos tuvieron en su propia trayectoria: "Pinta sólo con los tres colores primarios y sus derivados inmediatos", me decía", recalca.
Camille Pissarro era el más viejo de todo el grupo y el que tenía más autoridad. De hecho, muchos se referían a él con los títulos de decano y patriarca del Impresionismo. Cézanne, por ejemplo, aprendió de él cuando pintaba junto a él a orillas del Oise, hacia 1873. Y Gauguin heredó de sus enseñanzas el sentimiento de la vida rústica. Por no hablar de Seurat, Signac y los más jóvenes neoimpresionistas, que se beneficiaron también de sus enseñanzas.
Era un magisterio de doble recorrido, pues si bien realizó una labor de protección sobre los recién llegados, él también se alimentó de los nuevos métodos y llegó a abrazar incluso el puntillismo, algo que no hizo ninguno de los fundadores del grupo inicial.
Los especialistas siempre consideraron a Pissarro como un paisajista rural, en oposición al refinamiento de Monet y otros. El críticoThéodore Duret se dirigió a él con estas palabras: "Usted no tiene el sentimiento decorativo de Sisley, ni el ojo fantástico de Monet; pero tiene lo que ellos no tienen, un sentimiento íntimo y profundo de la naturaleza, y un poder de pincel que hace que un buen cuadro suyo sea algo absolutamente sólido".
Y es que, efectivamente, cuando uno contempla los cuadros de Pissarro advierte que suelen tener como argumento el trabajo rural, con los campos arados, los huertos domésticos y los senderos y caminos que cruzan las tierras labradas. Sin embargo, los paisajes de Monet, Renoir y Sisley suelen representar, sobre todo, los escenarios del ocio de la burguesía, con jardines decorativos, praderas hermosas y escenas bucólicas.
No hay que olvidar, no obstante, que Pissarro dedicó una gran atención temprana a la presencia de la industria en el paisaje, como se hace patente en sus vistas de las afueras de Londres o en sus pinturas de las fábricas de Pontoise. El recorrido final de la exposición, que coincide con las estampas urbanas propias del último tramo de la carrera de Pissarro, está protagonizado por las vistas de la estación Saint Lazare, el Boulevard Montmartre, la avenida de la Ópera o los Jardines de las Tullerías.

Pilar Ortega
Metrópoli (El Mundo) del 7 al 13 de junio de 2013


martes, 4 de junio de 2013

PHOTOESPAÑA

VISIONES REVOLUCIONARIAS
Mujer. La vanguardia feminista de los años 70. Obras de la Sammlung Verbund, Viena

Círculo de Bellas Artes (Alcalá 42)
Hasta el 1 de septiembre

En la Sala Picasso del Círculo  de Bellas Artes se podrá admirar, por primera vez en España, una selección de los fondos de la colección Sammlung Verbund, una muestra colectiva de 21 artistas que cambiaron radicalmente la iconografía femenina. Ellas presentaron una nueva imagen de la mujer a través del estudio de su propio cuerpo desde una perspectiva provocativa, poética e irónica.


Mujer. La vanguardia feminista de los años 70. Obras de la Sammlung Verbund, Viena


PHOTOESPAÑA

DE LA PINTURA A LA FOTOGRAFÍA
Frantisek Drtikol. Desnudos modernistas, 1923-1929

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Alcalá 13)
Del 6 de junio al 28 de julio

El desnudo es uno de los géneros más populares y frecuentes en la fotografía de la República Checa.
Aquí se exhiben las obras de  de Drtikol, un artista de vida complicada -en 1935 abandonó su oficio para dedicarse al estudio de las ciencias espirituales-, cuyo trabajo destaca por el uso de la luz para resaltar la plasticidad a través de enormes sombras. Audaz para su tiempo, sus desnudos muestran el cuerpo con naturalidad, plasticidad y belleza desbordantes.







PHOTOESPAÑA

PARA TODA LA VIDA
Escrito en el cuerpo

Espacio fundación Telefónica (Fuencarral 3)
Del 6 de junio al 1 de septiembre

La fotógrafa iraní Shirin Neshat ha trabajado, principalmente, con la mujer musulmana, pero en esta ocasión presenta sus obras más recientes: una serie creada a partir del clásico persa El libro de los Reyes y el cortometraje Over Ruled. 



PHOTOESPAÑA

DARREN ALMOND
El espíritu del tiempo

Sala Alcalá 31 (Alcalá 31)
Hasta el 4 de agosto

Cuando los críticos se refieren al trabajo de un fotógrafo, una de las calificaciones más frecuentes que utilizan es la expresión "detener el tienpo". Pero conceptos como duración, melancolía, emoción abstracta, ilusión o memoria reducen mucho la lista de artistas que han llevado la fotografía al ámbito de lo emocional y convierten la mera documentación en poemas visuales en los que la imaginación le gana a la realidad. Son fotografías que se dirigen a la metáfora, alterando la estirpe realista de las imágenes, que en este caso lo que buscan en el espectador es evidenciar los misterios, cuestionar lo visible, para establecer una dinámica donde el aquí y el ahora tienen poca importancia.
Son imágenes que no envejecen con la realidad de su tiempo y que invitan a inventar y a construir un mundo alternativo en la imaginación. Así entendemos la obra del fotógrafo británico Darren Almond (1971), que se presenta con una gran exposición retrospectiva en marcada dentro de Photo-España 2013. La muestra expone más de 60 obras en diversos formatos y técnicas, como la fotografía, la pintura, la escultura y el vídeo.
Almond ha declarado que para realizar sus imágenes aprovecha al máximo todo el potencial simbólico y emocional de los objetos, paisajes o situaciones que se encuentra. En numerosas ocasiones ha utilizado sólo la luz de la luna para captar un paisaje.



lunes, 3 de junio de 2013

Mariano Benlliure

MARIANO BENLLIURE
El dominio de la materia

Real Academia de Bellas Artes (Alcalá, 13)
Hasta el 30 de junio

Benlliure fue el príncipe indiscutible de la escultura realista y académica en España, y su nombre quedó asociado a la creación de grandes proyectos monumentales. Por eso, la exposición que ahora le dedica la Real Academia de  Bellas Artes de San Fernando sorprende, en primer lugar, debido a su variedad. La mitad de las 51 obras reunidas nunca habían sido expuestas al público en España, ya que pertenecen a colecciones privadas y públicas que raramente las prestan. Y el resultado es un recorrido que muestra la amplitud de miras de un artista que evolucionó desde el realismo hasta el impresionismo sin perder nunca su sello personal.

LA BELLEZA ENCERRADA

La belleza encerrada
De Fra Angélico a Fortuny

Museo del Prado (Ruiz de Alarcón, 23)
Hasta el 10 de noviembre

El Nuseo del Prado se pone romántico, intimista y exquisito para articular una exposición de más de  250 obras que, a pesar de guardar un orden cronológico, lo que intenta es exhibir obras de una temperatura sentimental determinada, siendo el espectador quien tiene la misión de juzgar el alcance emocional de esta propuesta.
La exposición es un amplio recorrido por cinco siglos de pintura de gabinete, bocetos, cuadros de altar, paisajes o naturalezas muertas. Y en todos los casos el carácter intimista y romántico de las obras convierte a esta muestra en un paseo espiritual, cercano al misterio psicológico de los artistas.

La punta y el final del hilo de la exposición, son dos artistas distintos con similares características. Fra Angélico fue un fraile que se caracterizó por la serenidad de su pintura. Fortuny fue calificado como un pintor de "purismo nazareno".








miércoles, 29 de mayo de 2013

Hombres de verdad


HOMBRES DE VERDAD

Qué imagen más buena acabo de ver en el Facebook de Rosa Montero



Foto: El genial Pere Sureda manda esta foto, que a mí me gusta. Y ademas, el chico es bien guapo, ¿no? ;-)

Giacometti

GIACOMETTI
Terrenos de juego

Del 13 de junio al 4 de agosto
Fundación Mapfre (Paseo de Recoletos, 23)


La Fundación Mapfre se acerca a la obra de Alberto Giacometti (1901-1966) centrándose en su concepción espacial, tomando al su taller como paradigma de su visión artística. La muestra recorre su trabajo desde los años en los que se volcó con el surrealismo hasta sus últimas creaciones a lo largo de una selección de 150 obras.
Alberto Giacometti es uno de los artistas suizos más importantes del siglo XX y uno de los escultores más destacables de mundo. Su obra está entre la más cotizada del mercado del arte. En 2010 se pagó una cifra récord de 74 millones de euros en una subasta por su obra 'El hombre que camina'.
En esta exposición la Fundación Mapfre pone el acento en la concepción espacial que tenía el artista. Para ello recorre su obra desde los años 20 en los que militó en el movimiento surrealista hasta las grandes esculturas que concibió para espacios públicos. En particular las que creó para la plaza Chase Manhattan de Nueva York, que pese a no trasladarse a tamaño natural están perfectamente documentadas y nos enseñan el gran talento creativo del artista suizo.
Estas grandes esculturas convivieron con él, en tamaños menores, dentro de su taller, donde las fijó y colocó haciendo de su espacio de trabajo un espacio de exposición. Por esa intencionalidad el taller del artista se recrea en esta muestra para acercarnos al universo creativo del escultor.
Giacometti mantuvo este taller durante muchos años pese a que no era un lugar especialmente confortable y tuvo medios económicos para cambiarlo. El taller es un ejemplo paradigmático de cómo concebía su trabajo, era una especie de terreno de juego fijo constante en el que podía experimentar la relación de los objetos con el espacio.
La muestra está compuesta por 150 obras provenientes de 35 prestadores, entre instituciones privadas, museos y colecciones particulares. Se podrán ver destacadas piezas como, 'Mujer de pie', 'Pequeño busto sobre pedestal' de la Colección Klewan junto a fotografías de Giacometti en su taller como la que le tomó Robert Doisneau.


José Ángel Buesa

JOSÉ ÁNGEL BUESA
Poeta cubano (1910 - 1982)

Hace poco me descubrieron un poema y lo regalo aquí, el primero.
El que le sigue es una delicia también

Poema de la despedida

Te digo adiós, y acaso te quiero todavía.
Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós.
No sé si me quisiste... No sé si te quería...
O tal vez nos quisimos demasiado los dos.

Este cariño triste, y apasionado, y loco,
me lo sembré en el alma para quererte a ti.
No sé si te amé mucho... no sé si te amé poco;
pero sí sé que nunca volveré a amar así.

Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo,
y el corazón me dice que no te olvidaré;
pero, al quedarme solo, sabiendo que te pierdo,
tal vez empiezo a amarte como jamás te amé.

Te digo adiós, y acaso, con esta despedida,
mi más hermoso sueño muere dentro de mí...
Pero te digo adiós, para toda la vida,
aunque toda la vida siga pensando en ti.




La sed insaciable
 Decir adiós... La vida es eso. 
Y yo te digo adiós, y sigo... 
Volver a amar es el castigo 
de los que amaron con exceso.
Amar y amar toda la vida, 
 y arder y arder en esa llama. 
Y no saber por qué se ama... 
Y no saber por qué se olvida...
Coger las rosas una a una, 
beber un vino y otro vino, 
y andar y andar por un camino 
que no conduce a parte alguna.
Sentir más sed en cada fuente 
y ver más sombra en cada abismo, 
en este amor que es siempre el mismo, 
pero que siempre es diferente.
Porque en el sordo desacuerdo 
de lo soñado y lo vivido, 
siempre, del fondo del olvido, 
nace la muerte de un recuerdo.
Y en esta angustia que no cesa, 
que toca el alma y no la toca, 
besar la sombra de otra boca 
en cada boca que se besa...





Citoplasma White Noise

CITOPLASMA WHITE NOISE
Creación de personajes en el diseño y las artes visuales

Del 24 de mayo al 8 de septiembre de 2013
La Casa Encendida (Ronda  Valencia, 2)

Disecciona a los personajes-mascotas que origina la comunicación visual.
La exposición, que reúne a 18 artistas internacionales –con una media de 30 años- en 83 piezas hasta el 8 de septiembre, examina las estrategias artísticas actuales como crítica al mercado, pero también analiza el culto al fetichismo que se ha generado.


Pictoplasma 2013


Emmet Gowin

EMMET GOWIN
Del 29 de mayo al 1 de septiembre de 2013
Fundación Mapfre-Sala Azca (Avenida General Perón, 40)

La Sala Azca de Fundación Mapfre acoge una gran exposición retrospectiva dedicada al fotógrafo Emmet Gowin (1941, Danville - Virginia), uno de los más originales e influyentes de los últimos cuarenta años.
La muestra, incluida en el programa de PHotoEspaña 2013 y la primera que se le dedica en nuestro país, incluye cerca de 180 obras. Desde los retratos íntimos en familia a las vistas aéreas, ésta es la más amplia retrospectiva de Gowin realizada hasta la fecha e incluye obras de todas sus series conocidas desde finales de los años sesenta.
Su mujer y su familia fueron el principal objetivo de su cámara y fueron precisamente esos trabajos los que le hicieron famoso. Fotos cotidianas de su familia que con el tiempo se convierten en universales. Estos trabajos se caracterizan por un lenguaje personal y espiritual, más que evidente en los retratos de su mujer, Edith, eje iconográfico de su obra.
La erupción del volcán Santa Helena en 1980 abrió un nuevo campo de trabajo, la fotografía aérea, en el que Emmet ha desarrollado ampliamente su trabajo, especialmente en Estados Unidos. Con motivo de esta exposición, la Fundación Mapfre le encargó la realización de varias imágenes aéreas en Andalucía que se pueden ver junto con las demás obras que componen la retrospectiva.




Emmet Gowin



lunes, 27 de mayo de 2013

Robert Mapplethorpe

ROBERT MAPPLETHORPE
Galería Elvira González (General Castaños, 3)
Hasta el 19 de julio

La muestra reúne 32 obras de gran formato realizadas entre 1980 y 1989. 
Desnudos masculinos, formas vegetales, el cuerpo humano y retratos de su modelo más habitual, Lisa Lyon, componen esta exposición de Robert Mapplethorpe (1946-1989) que se programa dentro del Festival Off Photoespaña 2013. Poco que ver con las polaroids que en los años setenta le convirtieron en estrella gráfica del underground de la Gran Manzana.


Contraviolencias

CONTRAVIOLENCIAS
28 miradas de artistas
Una exposición multimedia que denuncia la violencia contra la mujer

Fundación Canal (Mateo Inurria, 2)

Sin caer en sensacionalismos, se denuncia la violencia contra la mujer a través de las miradas de artistas de América, África, Asia y Europa.
La muestra se basa en la pluralidad, tanto en soportes como en temáticas y significaciones. 
Dividida en cinco apartados, la exposición comienza mostrando los ámbitos que dan origen o cobertura a la violencia machista para continuar con violencia e individuo, violencia y familia, violencia y comunidad, violencia y cultura y violencia y política. Temas que se expresan en fotografías, dibujos, vídeos, esculturas, videoinstalaciones o performances. 




PHOTOESPAÑA

Mujer. La vanguardia femista de los años 70.
y
El, ella, ello, Diálogos entre Harry Callahan y Edward Weston
Los maestros americanos Callahan y Weston muestran una visión amorosa (que no erótica) del cuerpo femenino. Sin duda, la exposición estrella del festival.

Círculo de Bellas Artes de Madrid
Del 5 de junio al 28 de julio

En estos tiempos de sexualización masiva, en la que todo y todos somos etiquetados, evaluados y comercializados desde el reductor prisma de lo sexy, lo erótico, lo seductor, resulta casi punk la visión afectuosa y subjetiva del cuerpo femenino de estos dos grandes maestros de la fotografía estadounidense.
80 títulos ajenos a los tópicos de dos autores que trataron el género del desnudo sin cosificar los cuerpos retratados.
Harry Callahan (1912-1999) y Edward Weston (1886-1958) aman a las mujeres que inmortalizan y que son, además de modelos, sus esposas y sus amantes. (...) son más que un mero objeto de deseo. La sensualidad y vitalidad que se advierte se repite en los retratos de los hijos o de la naturaleza, de ahí que sea posible interpretar otros trabajos como una extensión de su fotografía erótica.







Descubre Madrid


DESCUBRE MADRID
Historia de la gran ciudad

Complejo cultural El Águila (c/Ramírez de Prado, 3).
Hasta el 28 de julio

Un interesante repaso por la historia de la ciudad.
Los técnicos han hecho una selección de 
 piezas entre las que se encuentran manuscritos, publicaciones, dibujos originales, mapas o fotografías. 
El paseo por la historia comienza en 1561, fecha en la que Madrid fue elegida como Corte por Felipe II, y llega hasta principios del siglo XX.
Un apartado fundamental es el de las fotografías. Se peude ver una selección de los fotógrafos Martín Santos Yubero y Cristóbal Portillo.




martes, 5 de marzo de 2013

El paraguas de colores


EL PARAGUAS DE COLORES

El nuevo corto de Edu, que parece que se estrena en abril.
Nos ha invitado al estreno. No faltaremos.




Cartel "El paraguas de colores"

lunes, 4 de marzo de 2013

La coleccionista de soledades


En el Lázaro Galdiano



La coleccionista de soledades



NO (2012)
Director: Pablo Larraín

Es una de las películas más interesantes de la cartelera. 
Partiendo de una pieza teatral de Antonio Skármeta, Larráin, sin ahorrar matices críticos, cuenta cómo una buena estrategia publicitaria, acogedora de los trucos más comerciales del sector, logró derrotar a Pinochet en el plebiscito que, en 1988, convocó con la intención de mantenerse en el poder. Con humor, con frescura y con una estética muy de la época -que reproduce la textura de las filmaciones y reportajes televisivos de aquellos años-, Pablo Larraín se pone en manos de la comedia para desvelar los entresijos de una campaña que pudo tener muy otras y dramáticas consecuencias. 

El Mundo, 1 de marzo de 2013





Aquí y allá

AQUÍ Y ALLÁ (2012)
Director: Antonio Méndez Esparza

La descomunal historia de un hombre solo ante su solitario destino llega a los cines tras, por orden, ganar la Semana de la Crítica en Cannes y coleccionar premios en cuanto festival ha hecho acto en presencia. Y han sido muchos.


sábado, 2 de marzo de 2013

viernes, 1 de marzo de 2013

PATRIA QUERIDA


PATRIA QUERIDA
Centro Conde Duque (Conde Duque 9-11)
Hasta el 5 de mayo

Cada nueva exposición de Alberto García-Alix (León, 1956) supone un acontecimiento en sí misma. A ello han contribuido reconocimientos como el Premio Nacional de Fotografía en 1999, pero también el hecho de que muchas de sus imágenes formen parte de la historia de toda una generación y sean hoy totalmente icónicas. García-Alix fue el retratista oficial de la Movida madrieña y de las subculturas españolas de los años 80, pero el tiempo ha demostrado que su mirada es mucho más amplia. Un buen ejemplo de esa pluralidad es la serie de 50 fotografías inéditas de  y gran formato que ahora expone el Centro Cultural Conde duque bajo el título Patria Querida, y que documenta uno de los proyectos más recientes y personales. (...)

Carlos Primo
Metrópoli, 1 de marzo de 2013








Talento Ignorado


TALENTO IGNORADO

Hasta que no hemos visto el documental Searching for Sugar Man nada sabíamos de ese cantante ignorado en su país, el estadounidense de origen mexicano Sixto Rodríguez, que sin ser consciente era ídolo popular en otras puntas del mundo, sobre todo Sudáfrica... Ahora, tras la película, los dos únicos discos que publicó en los años setenta se venderán probablemente como churros; así, este músico de mil oficios, albañil entre ellos, de cuya muerte corrieron rumores varios, ganará el dinero que no parece haber sido su objetivo en la vida, pero que no le fue dado en su día. Desaparecido, sólo al oírle cantar reconocieron que era realmente él.
Esta vez de trata de una historia real, pero tan fantástica como la ficción que Jaime Chávarri cuenta en la película de 1997 Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, en la que es el doble de Carlos Gardel quien muere en accidente aéreo, mientras que el auténtico Gardel, vivo y coleando, no es reconocido por nadie: "Ya quisieras cantar tú como lo hacía él", le dicen riéndosele a la cara. Igual que a Rodríguez no le creen sus compañeros cuando habla de su pasado como cantante y le toman por un pirado.
Nadie es profeta en su tierra, y no digamos en España. Mucha gente de talento ha habido y sigue habiendo huida de aquí en busca de lo que en su tierra se les ha negado. No sólo trabajo, también respeto y reconocimiento. Pero cómo va a  esperarse reconocimiento o respeto en un país en el que los ministros difaman a los actores autóctonos ...
El catedrático Juan A.Ríos Carratalá suele recordar en sus libros a personajes olvidados, algunos por su exilio tras la guerra, otros simplemente porque fueron menos menospreciados. Entre las páginas de El tiempo de la desmesura, Hojas volanderas y, el último hasta ahora, Usted puede ser feliz (La felicidad en la cultura del franquismo), el autor da cuenta de ingenios o talentos, relacionados casi siempre con el cine y el teatro, sobre los que cayó el manto del olvido ...
Si ir más lejos, está aquí mismo el caso de María Asquerino, que ha muerto pobre y sola, y a la que no le fue concedido ser la estrella que debió ser, quizás porque ella no daba coba, o porque supo poner su vida privada por encima de la artística. Otra vez talento desperdiciado.

Diego Galán
El País, 1 de marzo de 2013

Un pequeño homenaje a ella -y a todos los talentos ignorados- la que ella consideró su mejor película, Surcos (1951):



Un regalo


UN REGALO
Ayer Jesús me hizo este hermoso regalo que alegró mi día.





Por un beso robado
a pesar de tu boca
colgaría mi vida de un hilo
por mi muerte no quiero otra cosa
por un beso que es mío
y que sigo esperando
en la urgencia de dos corazones
que no saben que hacer con su herida
que no saben que hacer con su herida
que no saben que hacer y se olvidan...

Por un beso secreto
paciente en tu boca
hartaré de locura mi sangre
vendería mi alma y su sombra
y puede que...

Saber que me quieres
quererme y no puedas
yo seré del cielo que me entregues
y puede que
me pierda en el aire
con paso sereno
yo seré del cielo que me entregues
del cielo que me entregues
del cielo que...

Por un beso que puede
hoy no tenga sentido
por un beso querido a medida
qué despacio me cuesta la vida
por un beso robado
a pesar de tu boca
colgaría mi vida de un hilo
por mi muerte no quiero otra cosa...
cosí se riesci e se vuoi
tu non perderti mai

e sarai...

Y puede que...



martes, 26 de febrero de 2013

Nada es bello sin el azar

NADA ES BELLO SIN EL AZAR
Quince episodios sobre pintura
Autor: Artur Ramón
Editorial Elba


«No hay ningún sitio, lejos de casa, donde me encuentre más seguro que en un museo. Los museos son para mí como un segundo hogar que me cobija mientras deambulo por las galerías llenas de historias y de cuadros. No me parecen cementerios de la memoria, sino organismos vivos que nos ofrecen la posibilidad de  reconocer a viejos amigos, confirmar las atribuciones, datar los cuadros o aprender cosas nuevas.»
En estos quince episodios, Artur Ramon nos invita a entrar en este juego que tanto placer le ha proporcionado a lo largo de sus años como visitante de museos, galerías, ferias de arte y colecciones privadas. El juego no es otro que el de mirar y aprender mirando, un juego que desvela los estrechos lazos entre el arte y la vida, y el diálogo que mantienen el uno y la otra.
En la tradición de los mejores historiadores del arte que han sabido acercar la pintura al público de sus respectivas épocas, el autor nos da las claves para afinar la mirada y verlo que nos muestran los cuadros, así como las curiosas anécdotas que forman parte de historia.


Nada es bello sin el azar

domingo, 24 de febrero de 2013

FUEGO

FUEGO

Hoy, sobre todo, morir con 37 años se considera haber expirado en un plazo trágicamente breve, pero si el sujeto en cuestión es artista y apenas ha podido manifestarse profesionalmente como tal durante un lustro, entonces, podríamos dudar de que fuera capaz de dejar la menor huella. Bien; pues ese fue el caso de 
Vincent van Gogh (1853-1890), seguramente uno de los artistas más populares, reconocidos y cotizados de nuestra era, pero ante cuyo aciago destino en vida todos nos quedamos entre compungidos y fascinados por su halo romántico. Desde luego, Van Gogh vivió poco, porque, de haber durado diez años más, se habría sorprendido de ser uno de los artistas más famosos y afortunados y, con otros tantos encima; o sea: con 57 años, se habría quedado estupefacto, tenemos datos suficientes para acreditar que esa fama y bienestar inesperadamente sobrevenidos no le hubieran reportado ninguna especial confianza ni en sí mismo, ni en los demás, y, aunque parezca increíble, ninguna felicidad.
Nuestras cuitas al respecto se basan en la reciente publicación en nuestra lengua de la monumental biografía de Steven Naifeh y Gregory White Smith, Van Gogh. La vida (Taurus), junto con la reedición su célebre material epistolar, Vicente van Gogh. Las Cartas (Akal), que se pueden considerar como los materiales imprescindibles para conocer a fondo la atribulada vida y la muy conflictiva personalidad de este auténtico holandés errante. En relación con su abundantísimo correo, que abarca desde 1872 hasta 1890, con 652 misivas, lo primero es señalar que Vincent van Gogh escribió más que pintó, dejándonos además con la duda de si fue mejor escritor que artista, lo que supone reconocerle una categoría literaria formidable. En cualquier caso, todas las cartas conservadas de Van Gogh, están atizadas por el mismo violento fuego que sólo su obra pictórica final trasluce, con lo que constituyen un testimonio narrativo estremecedor acerca de un montón de cosas.
Hermano mayor de la prole de un pastor protestante, Vincent fue raro, como quien dice, desde la cuna, algo que no se cura con el tiempo y, menos, con el roce mostrenco de un círculo social severamente pequeño-burgués. De hecho, mucho antes de hacerse artista, que fue su postrer fracaso, después de haber fallado como aspirante a ser marchante de arte, pastor evangelista y simple catequista en la dura zona minera de Borinage, yendo entretanto de un lado para el otro, La Haya, Londres, París, Bruselas y Amberes, un Vincent van Gogh de 27 años se lanzó en la última década de su vida a labrarse un porvenir como pintor, lo cual agravó sus muchos males, congénitos o adquiridos. No obstante, lo asombroso de su talante, como así lo refleja su epistolario o los testimonios de muy diversa índole, acopiados con un rigor documental y un criterio análitico encomiables por parte de sus últimos biógrafos, es, por un lado, su extraordinaria lucidez y, por otro, su voluntad fanática, dos cualidades que, según y cómo, te pueden conducir directamente al desastre. Sea como sea, sobre él cayó la mayor banda de destripadores psicológicos que se haya conocido hasta la fecha, lo cual le convirtió en un enigma crónico. Para salir de semejante enredo, nada mejor que leer lo que él mismo escribió sobre sí mismo y sobre lo que le tocó vivir, porque, a partir de ello, todo encaja, y, si se me permite, irradia. "Loco", afirmaba el genial Chesterton , "es quien ha perdido todo menos la razón", pero si lo tiene todo de manera nada  razonable, añadiríamos nosotros, quizás entonces convenga al tal ser llamado artista.

Francisco Calvo Serraller
Babelia, El País, 23 de febrero de 2013